再次證明,隻有瘋子才配拍豆瓣250

來源: 都是國貨 2019-05-24 20:55:19 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (16356 bytes)
 

再次證明,隻有瘋子才配拍豆瓣250

這個月,兩個望眼欲穿的消息傳來——

你會發現,越是老牌大導,越在死磕新的技術。

電影誕生100多年了,你依然看不到它的最終形態。

誰會想到,在十九世紀,觀眾還會因為銀幕上緩緩駛來的火車嚇得落荒而逃。

而如今,看場3D電影,感受迎麵砸來的效果就像吃頓飯那麽稀鬆平常。

過去。

電影從黑白到彩色,從無聲到有聲,從2D到3D……

未來呢?

是交互式,是全息投影,還是完全的浸入體驗?

我們樂見創新。

但每個新事物誕生之初往往伴隨著爭議,甚至被唾棄。

你會發現,回首百年,每一次創新,每一場變革,都是固執與固執,瘋子與瘋子,傲慢與傲慢的偉大交鋒。

自1895年盧米埃兄弟把電影帶到觀眾麵前,電影的創新就從未停止。

一開始的電影,由於技術有限,都是無聲的。

有背景音樂或是中間有字幕的默片,大多都是當時發行商為了吸引觀眾的伎倆。

直到1927年10月6日,《爵士歌手》橫空出世。

電影裏的人破天荒地開聲說話,彈奏的音樂竟然也能同步了。

盡管隻有兩幕是聲畫同步,卻已經預示電影將迎來翻天覆地的變化。

然而這個劃時代的創新背後,卻是一場傾家蕩產的豪賭。

在有聲電影出現初期,人們就如《藝術家》裏,默片男主角喬治·瓦倫丁第一次看到有聲電影那樣嗤之以鼻。

什麽鬼東西嘛。

這段情景,代表了當時的默片藝術大師卓別林的態度。

因為擔心聲音會令觀眾分神,不去關注演員的表演和畫麵的調度。

這明顯會對講求演員表演來拓展觀眾想象空間,已經形成自己一套藝術風格的默片造成嚴重威脅。

卓別林甚至公開發表《反“對白片”宣言》來diss有聲片——

默片是一種世界性的表達方式,而對話電影則必定會局限於某種特定的語言和種族……默劇是一切戲劇的基礎。影劇的無聲形式則至關重要。如果不考慮其限製,我認為有聲影片對於戲劇藝術來說的確是有價值,但隻是附加品。在短短20年裏,電影以默片藝術的形式去講述故事而發展繁榮,顯然是無法被取代的。

傲慢嗎?

確實。

因為當時默片是標準,是唯一,也是權威。

而卓別林,更是權威中的權威。

但權威之下,還是有“瘋子”。

這次的“瘋子”不是一個人,而是一家電影公司——

華納兄弟。

在《爵士歌手》之前,其實還有另外一部有聲電影,《唐璜》。

華納兄弟與西部電氣公司共同研發名為“維他風”(Vitaphone)的新機器,用於同步錄音、刻錄。

然後用提前錄製好的唱片和電影一起播放,就能做到聲畫同步,《唐璜》是第一個。

但由於並非所有影院都有放唱片的揚聲器,而且《唐璜》也不能算是真正的音畫同步。

失敗,成了必然。

然而,高昂研發和拍攝成本,也把本來就窮的華納兄弟直接推向危機邊緣。

但既然都這樣了,不如就最後再瘋一把?

華納兄弟抱著破產的覺悟,再次加大投入,更新他們所有電影院的放映設備。

同時再用公司史上最高的拍攝成本,製作出《爵士歌手》。

結果,你們也知道了。

不僅評論上大獲成功,收入500萬美元(翻了10倍),還定下了電影業至今也一直遵循的聲音標準。

一項創新的成功,帶來的是排山倒海的浪潮。

在《爵士歌手》之前,大家還對有聲電影嗤之以鼻;然而短短9年後,好萊塢默片的份額就隻剩下5%。

瘋子與傲慢的交鋒,以瘋子一場豪賭的勝利告終。

從此,看電影的含義,不再僅僅是“看”電影。

1936年,卓別林的最後一部默片《摩登時代》上映,默片時代也正式落幕。

聲音的創新就如此針鋒相對,色彩的創新則更具戲劇性。

就在電影誕生沒多久,電影人就開始探索如何令電影變成“有色”。

一開始的方法非常簡單粗暴。

直接給每一個底片塗色。

電影魔術師喬治·梅裏愛的工作室,就為了製作彩色電影,聘用了21位婦女給底片逐格手工上色。

短短十來分鍾或許還能應付,但後來隨著電影長度和片量的增加,更是出現了400人一起作業的大型色彩加工廠。

但這種手動上色明顯不科學,有沒有更好的辦法?

有,其實就在梅裏愛拍攝《月球旅行記》的同年,就已經有了。

但最初的彩色影片在2012年才被英國國家媒體博物館發現。

拍攝所用的膠片以紅藍綠三顏色一組,同時播放令其投射在銀幕上,就得出了下圖這樣的效果。

但無論是手工上色還是早期的三色投射,都複雜而繁瑣,效果也有著非常大的局限(卡頓、顏色不自然、影片時間短等問題),探索之路仍在繼續。

電影真正從黑白過渡到彩色,就不得不提公認的史上第一部全彩色長片《浮華世界》

但《浮華世界》的成片過程,就如導演魯本·馬莫利安所言:

“你能想到什麽不幸的事情,都在這部電影的拍攝過程中發生過。”

主演老婆生孩子,助理剪輯師生孩子,演職人員生病不斷,衝印和錄音也都困難重重。

但當中最嚴重的,還是火災。

為了製作電影中這場最出彩的舞廳戲份,馬莫利安和助手花了好幾天才把剪輯做好,連帶色彩、蒙太奇和故事推進都順利搞定。

就在膠片已經剪輯好,被送進放映室沒多久……

火苗突然竄起。

膠片,也瞬息間化成了灰燼。

但抱著把不可能變成可能的決心,馬莫利安和助手們又重頭來過。

“沒錯,黑白電影的時代要到此為止了。”

這一次,固執,又成就了創新。

第三次電影創新革命的到來,可能不用Sir說大家都很熟悉了。

特效

最早期特效其實更趨向於在剪輯上下功夫。

無論是1927年《大都會》的漸變,還是1931年的《化身博士》的疊化,都是當時數一數二的技術貢獻。

△ 上《大都會》,下《化身博士》

然而在這樣不斷實驗的基礎上,特效更進一步,開始使用傳統模型。

最著名的,無疑是1933年的《金剛》。

在沒有計算機特效的當時,金剛是由各種不同的金屬拚裝而成的,外麵則是塗了厚厚的橡膠,然後貼上兔子毛。

殊不知,這樣一個看起來醜醜的模型,就這樣敲開了特效的大門。

然而模型特效的巔峰之作出現在1968年。

庫布裏克,《2001太空漫遊》。

為了追求真實,在製造模型之前電影團隊就花了大量時間谘詢NASA和飛機製造公司的技術人員。

就連每個部件的圖紙都是手繪的,美術組也因此不停歇地準備了足足兩年。

而這樣的執著,也為他贏得了唯一一座奧斯卡,最佳視覺效果獎。

到了1982年,一個科幻經典井噴的年份,《銀翼殺手》《E.T.外星人》......

但Sir要說的,是另一個裏程碑,《電子世界爭霸戰》

它首次在影片中使用了電腦三維立體動畫

結果呢?

撲了。

開創了先河,卻沒得到主流認可。

在當時以手繪、模型特效為主導的好萊塢眼中:電腦技術是一種作弊行為

你也聽到傲慢了吧。

但你聽到怕了嗎?

《電子世界爭霸戰》被剝奪了奧斯卡最佳視覺特效獎的提名資格

迪士尼也慫了。

直到1986年的《妙妙探》,才敢再涉足這一領域。

是的,又來了......

創造力又一次被時代的傲慢抹殺。

而隻有傲慢,才有資格擊破傲慢。

讓數字特效技術真正突圍的名字,Sir打保票,你準認識。

1991年,第一次使用數字合成技術,完成角色的全部鏡頭處理。

業內人士隻有感慨:“是他把電影技術提前帶入了21世紀。”

1997年,開創性地運用“動作捕捉技術”,重現著名災難場景。

狂掃奧斯卡11項,成就了全球影迷共同的羅曼史。

2009年,自主研發的3D攝影技術,構建了一個你從未想象過的奇幻世界。

從此以後。

銀幕和你之間,多了一副3D眼鏡。

但你和電影。

或者說,你和夢,更近了。

△ 《終結者2》《泰坦尼克號》《阿凡達》

“失敗是一個選項,但畏懼不是。”

詹姆斯·卡梅隆,片場上,是吹毛求疵的暴君導演;家庭裏,是一個不合格的丈夫。

在製片方眼中,他又是一個絕對偏執的燒錢機器。

況且是在當時。

電腦運算水準,遠遠比不過你手中的手機。

這也就注定著高昂的製作成本。

《終結者2》中三四分鍾特效所花的預算,近乎可以再拍一部電影。

卡梅隆曾坦誠地交代:“製片公司的高管們從不支持我。”

但也是屢次在質疑聲中,刷新著成本紀錄。

並屢次在歡呼聲中,刷新著票房紀錄。

卡梅隆的偶像喬治·盧卡斯,對他評價就兩個字。

瘋子。

憑空創造出一個世界不是件容易的事,世界上隻有一小部分瘋子才能夠完成。我曾創建一個《星球大戰》的世界,卡梅隆現在做的這些是在挑戰我們這些前輩的成果。

一個不受現實歡迎的人,成就了一部部超越時代的經典。

在Sir的眼裏,卡梅隆太孤獨。

因為他隻與未來賽跑。

△ “我是世界之王!”

Sir說到這,你應該明白了。

電影的潮流,從來不是理所應當地跟隨時代而來。

而是這些“瘋子們”,推著時代向前。

缺的,絕不隻是好創意。

而是在冷眼中背道而行的勇氣與偏執。

請您先登陸,再發跟帖!

發現Adblock插件

如要繼續瀏覽
請支持本站 請務必在本站關閉/移除任何Adblock

關閉Adblock後 請點擊

請參考如何關閉Adblock/Adblock plus

安裝Adblock plus用戶請點擊瀏覽器圖標
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”

安裝Adblock用戶請點擊圖標
選擇“don't run on pages on this domain”